miércoles, 24 de febrero de 2021

Personas normales

Lenny Abrahamson rodó en 2015 una de las películas sorpresa, "Room". La historia de Brie Larson y Jacob Tremblay nos llenó de tensión y rabia hacia una persona que no sabíamos quién era, pero estaba limitando la libertad de nuestros protagonistas. Cuatro años más tarde, el director irlandés nos muestra una de las historias más desgarradoras que pueden vivir dos jóvenes: el primer amor. 

El argumento de "Normal People" es sencillo y a la vez complejo. Más allá de dos jóvenes enamorados que exploran sus deseos y el deseo de amar y ser amado, la serie nos indaga a menudo en sus mentes. No nos encontramos con una cinta cualquiera, como Efectos colaterales del amor o A dos metros de ti, que nos dejan con la miel en los labios dejando todo a lo superficial del amor. Normal People recuerda por momentos a mi querida trilogía Antes del... donde el diálogo y el carácter de los personajes es único. 

El primer amor nunca es fácil de olvidar, y esta serie lo afirma. Las figuras de Connell y Marianne son establecidas desde el primer episodio. Connell está rodeado de amigos, es querido en la universidad y juega al rugby. Marianne por su parte es todo lo contrario, se revela contra su propia familia, profesores, y no tiene amigos. Lo que encontramos tras esta descripción no es ni más ni menos que un cóctel perfecto para crear una serie romántica americana. Pero no por eso hago esta crítica/reseña, el primer amor, la descripción del amor y la psicología de los jóvenes en la actualidad son las razones por las que esta miniserie me ha robado el corazón. 

Dentro del mundo individualista en que vivimos, en el que los problemas psicológicos tienden a individualizarse y generar un sentimiento de culpabilidad en el individuo, la historia de Marianne y Connell nos hace creer que encontrar a "esa" persona es sencillo y las emociones en general, son normales. Hemos crecido en un entorno en el que la palabra "tóxico" se ha normalizado hasta el extremo de aplicar a todo tipo de conducta, llegando a no tener un significado en sí misma. Las dificultades que acarrean nuestros protagonistas como la depresión, ansiedad o la dificultad de expresar sus sentimientos podrían perfectamente entrar dentro de ese "canon" de persona "tóxica". Lo digo de tal manera porque no hay una definición como tal de lo que es persona "tóxica", y la conclusión que se puede sacar con la ambigüedad que se utiliza es el generar un malestar o un entendimiento equivocado en la otra persona. Hice un pequeño hilo en Twitter al respecto. Os lo dejo por aquí: https://twitter.com/filmsaholic/status/1336803491386429446?s=20.

De esta manera, Normal People normaliza eso que dice la gente sobre "inestabilidad emocional", ya que toda conducta y emoción está sujeta a un contexto diferente. De ahí el "Personas normales", el sentir y expresar emociones sin ser apuntado con el dedo índice como persona "tóxica" o persona enferma. Hace falta desmentir eso de las emociones "positivas" o "negativas": yo quiero que me traten como una persona. 

Hay algo que hay que tener en cuenta desde un primer momento en una relación, y es que cada persona muestra su cariño de una forma diferente. De este modo, probablemente esa forma de querer no entre o coincida con lo que tu percibes como querer o no sea la manera en la que deseas; simplemente te lo está expresando. Una de estas formas de querer es el no juzgar y escuchar a tu pareja. Al fin y al cabo, una relación no es solo amor, también es trabajo en equipo. 

Creo que se pueden sacar millones de conclusiones, pero si hay algo que tuviera que destacar es la dificultad de establecer una relación. El desapego emocional y el individualismo ha llevado a que muchas relaciones (en general) se rompan. Todos, absolutamente todos somos dependientes de nuestro entorno. Jamás vamos a ser capaces de ser felices por nuestra cuenta: vamos a depender de un estímulo exterior a nosotros para alcanzar esa meta u objetivo. Ayyy el daño que ha hecho ese mensaje individualista de anteponernos a nosotros antes que a los demás. 

Hay que aprender a comunicarse, a expresar lo que uno siente. "¿Te pasa algo?" "¿Cómo te ha ido el año?" "¿Cómo estás?" ¿Hay dudas? ¿Te interesas por cómo está tu pareja? Se pregunta, y no se crean películas ni prejuicios. Dejémonos llevar por el día a día y dejar de usar estructuras que supuestamente debe de seguir una relación. 

Y... cuidad mucho a esa gente que no está en su mejor momento y aún así está para ti. 

Gracias Connell, Marianne y Lenny Abrahamson.









martes, 21 de abril de 2020

En un futuro no muy lejano...


¿Cómo es realmente Joaquin Phoenix en esta película? Se nos presenta como una persona que acaba de salir de una relación, la cual marca un antes y un después en su vida. En ningún momento del filme se nos expone, pero podemos suponer con certeza, que ha sido la única relación que ha tenido. Es entonces cuando se nos presenta un Sistema Operativo, llamado Samantha. En él, Theodore encuentra aspectos de una persona que nunca había experimentado. Joaquin es dependiente, necesita constantemente algo de amor de las personas que le rodean. Nos damos cuenta de ello en cómo, y en cuanto tiempo, la relación entre Samantha y Theodore se desarrolla. Lo que necesita nuestro personaje realmente es cariño, tener una dosis diaria de esas caricias que él mismo describe en una de las escenas.

La relación Samantha-Theodore hace que este último aprecie todo lo que le rodea. No sabemos nada de la anterior relación entre Rooney Mara y él, pero por uno de los flashback durante la comida, podemos suponer que fue especial. Con ese giro de guión al final, apreciamos el amor, la dependencia que Theodore tiene hacia Rooney. Samantha es descrita como lo que es: una máquina. No hay que pasar por alto, que a pesar de que esta sea serie de programas y de comandos, ella expresa sentimientos. Es más, los desarrolla: el miedo al no tener presente a Theodore y el amor, que cada noche siente al acostarse este.

El final es pura filosofía Mr. Wonderful y algo de cliché, pero creo que la película es algo más que una historia de amor. Es el futuro con el que tendrá que lidiar la sociedad al encontrarse con máquinas intelectualmente superiores a nosotros.


sábado, 4 de abril de 2020

DAVID FINCHER | AL DETALLE


David Fincher nace en Denver (Colorado, Estados Unidos) el 28 de agosto de 1962. En su adolescencia se traslada con su familia a Oregon, etapa donde comienza a rodar numerosos filmes caseros con una cámara de 8mm, influenciado por Butch Cassidy y el Sundance Kid. Su pasión le lleva a dirigirse a la compañía de George Lucas, Infustrial Light and Magic, siendo allí donde comienza a participar en algunas películas, como `La guerra de las Galaxias. El retorno del Jedi´ en 1983. En la década de los 80, Fincher participa en varios vídeos musicales. Rodó así el videoclip "We Don´t Have To Take Our Clothes Off" de Jermaine Stewart y varios trabajos de Madonna como "Oh Father" o "Vogue". En este apartado, Fincher se sentía con más libertad en cuanto a lo creativo. Su primer trabajo marcó lo que sería una gran tendencia posteriormente: un anuncio de tabaco en el que aparecía un feto fumando. Fue tan macabro que productores de Los Angeles se fijaron en él. Luego de semejante repertorio, David se lanzó a la gran pantalla con la productora 20th Century Fox y la polémica Alien 3.

Conversation with David Fincher about Alien 3 | Sean make movie.


Alien 3 - 1993

Tras las direcciones de Ridley Scott con "Alien, el octavo pasajero" y James Cameron "Aliens: El regreso", aparece un primerizo David Fincher en escena para dirigir "Alien 3". Considerada como la peor de la saga, encontramos en "Alien 3" una típica película de serie B de terror. Fincher tuvo tomar las riendas de un proyecto caótico, debido a la mala planificación de los productores. Desde que se sabía de existencia de un secuela de "Aliens: El regreso", fueron muchos los guionistas involucrados en esta tercera entrega. William Gibson, Vincent Ward o David Giles fueron algunos de los nombres que estuvieron acreditados como guionistas de la película. Finalmente fueron Hill, Giles y Ferguson quienes participaron en el guión final. Esta tercera entrega se encuentra a años luz de títulos posteriores de David Fincher. Debido a todo lo comentado, el mismo director no considera "Alien 3" como una película suya. Además, este primer film fue reeditado con "versión extendida", con una nula participación del director americano. A pesar de todo, Fincher dejó para la historia uno de los planos más característicos y peculiares de la saga "Alien".


Se7en - 1995

Llegamos a 1995 y su gran obra "Se7en". Por primera vez se le daba a David Fincher desde cero, donde el guión iba a ser escrito por Andrew Kevin Walker y protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Brad Pitt llegaba a "Se7en" tras hacer "12 monos" en el mismo año. Morgan Freeman por su parte protagonizaba la película tras el éxito rotundo de "Cadena perpetua" el año anterior. La pareja Somerset-Mills ha intentado ser copiada en infinidad de películas en los años siguientes. El tandem ha servido de gran influencia para series y películas, como es el caso de "True Detective". David Fincher quería demostrar cómo era Nueva York -a pesar de que en ningún momento de la película se nombra-. Las calles llenas de gente, habitantes ruidosos y una opresiva lluvia que nunca cesa. Quería demostrar una ciudad sucia, violenta, contaminada y a menudo deprimente. La música en el cine de David Fincher es vital. Conoce las imágenes correctas para relacionarlas con la música. Esta se adapta al periodo, se adapta a la acción y se adapta a la interioridad de los personajes. Cada vez se sienten más cómodos el uno con el otro por el tiempo que pasan cerca. El director relaciona música con lugares. Esto no es único, puesto que se repite varias veces en su filmografía.

El final es considerado como uno de los mejores de la historia. La aparición de Kevin Spacey en los últimos minutos del film, revelándose como John Doe, son totalmente inquietantes. Tras una hora y media jugando con la mente de Somerset y Mills se declara como el autor de las muertes de los siete pecados capitales. Pero no en su totalidad. Quedaban por realizar los asesinatos por envidia e ira. Es en un campo de cables de alta tensión donde se ubica la escena final, donde el juego macabro de John Doe llega a su fin. Una furgoneta de reparto abre la escena, con Somerset abriendo la caja y desatando la locura de Mills, matando a Doe. Lo que se encuentra dentro de esas cuatro paredes de cartón lo dejamos para vosotros. Este final aparece de manera exacta en el final de la primera temporada de "The Bridge". De manera única, y por pocas veces en la historia del cine, es el asesino quien termina ganando. Como mera curiosidad, Kevin Spacey se incorporó de última hora, haciendo que ni en los créditos iniciales -los cuales hablaremos de ellos más tarde- no apareciese.

Resultado de imagen de se7en hd

The game - 1997

Nicholas Van Orton (Michael Douglas) es un multimillonario capaz de tener cualquier cosa. El día de su cumpleaños recibe la sorpresa de su hermano (Sean Penn), que le regala una entrada para participar en un club de ocio.

El comienzo es exquisito. La grabación de un vídeo con una cámara super8 y la conclusión de éste con el suicidio de un hombre. Representa de manera clara lo que nos va a suponer la cinta que estamos a punto de presenciar: una angustia continua por un personaje antipático y despreciable.

Lo que al principio parece un entretenimiento continuo, se convierte en una auténtica pesadilla a medida que pasa la película. Todas las personas que pertenecen a su vida se truncan para adaptarse a ese regalo, a esa empresa, [ya que todo está organizado por Conrad, su hermano.]

Michael Douglas hace uno de los papeles de su vida, adaptándose a todo lo que se encontraba en su camino. Es el alma de la película. Su continua confusión hace que nosotros, los espectadores, seamos los auténticos protagonistas, dejándonos sorprendidos escena tras escena.

Pongámonos por un momento en la piel del espectador. Desde la primera vez que interviene la corporación CRS – empresa organizadora del juego – con el payaso, se genera un estado de desconfianza y de estrés, palpable y perfectamente transmitida por esa angustia de Douglas. Los continuos incidentes – o sucesos extraños – hacen que se cruce constantemente una línea entre lo real e irreal mientras el juego avanza.

La banda sonora, a priori, es lo que pasa más de desapercibido. Pero esta ayuda, en todo momento, los momentos de tensión: crea una atmósfera claustrofóbica. Esos acordes de piano serán recordados por pocos, pero siempre quedará en la memoria los momentos de tensión de todas las personas que han visto la película.

La escena más destacable de la película es la comentada: la del payaso, el comienzo del juego. [https://www.youtube.com/watch?v=z0ZnN4mivGw] Cómo el presentador de TV se dirige a nuestro Nicholas para avisar de la pesadilla a la que se va a enfrentar. Al ver esta escena me ha venido a la cabeza la gran influencia que ha tenido esta película de Fincher en películas como Saw. El protagonista se encuentra en una habitación cerrada, donde le habla una persona a través de una televisión y un muñeco le proporciona la primera pista – o prueba -. En blanco y en botella, James Wan – y en concreto Leigh Whannell – le deben mucho a The Game, la película más infravalorada de David Fincher.


THE GAME | Próximo pase


El club de la lucha - 1999


El Club de la lucha marcó el éxito de David Fincher. La adaptación del libro de Chuck Palahniuk a manos de Edward Norton y Brad Pitt – principales actores de la película – hizo que esta película quede para el recuerdo de muchos como la representación perfecta de una época. “Jack” - apodo dado, ya que en ningún momento de la película se dice su nombre - vive en una monótona vida luchando contra el insomnio. En un viaje de avión cnnoce a Tyler Durden, un vendedor de jabón, con quien posteriormente crearía el Club de la lucha.

David Fincher tomó las riendas de un proyecto de Fox – tras Alien 3 y su polémica producción- con uno de los mejores repartos para la época. Brad Pitt – tras el éxito en Thelma & Louise- se enfrentaba al papel ni más ni menos que del alter ego de Edward Norton.

Tyler Durden se lleva todo el reconocimiento de toda la película. No nos podemos engañar de que es uno de los personajes más extravagantes de Brad Pitt. La filosofía de Tyler es lo que marca la película La felicidad no se adquiere comprando cosas, sino librándote de ellas y llegar a tocar fondo. Esto aparece con la “casa” de Tyler – donde se desarrolla el proyecto Mayhem – y en millones de frases que todos ya conocemos. Esto es el por qué se crea el Club de la lucha. A través del dolor, de la casi muerte, tratar de valorar la vida y encontrar un sentido a esta. De modo resumido, nihilismo en estado puro. “Unicamente cuando perdemos todo somos libres para actuar”. La creación de un Übermensch.


Con la creación del Proyecto Mayhem todo se vuelve más anarquista, dejando de aparecer Tyler Durden, para representarnos, y darnos a entender por primera vez, que todo está en la mente de ese personaje cuyo nombre no sabemos. Todo se va de las manos con la desaparición de Tyler, y la gran expansión de lo que a priori era el Club de la lucha. La conclusión de la película es el fin del capitalismo. El fin de edificios pertenecientes al banco, dando por entendido que esa persona que era al principio es “comida” - por decirlo de alguna manera- por un personaje puramente anarquista y anticapitalista.

20 datos y curiosidades sobre El Club de la Lucha que no sabías

La habitación del pánico - 2002

Carece de impacto y dramatismo como es el caso de Se7en; carga moral y filosófica y de ética como es el Club de la lucha; o la representación de la sociedad a partir de un elemento como es Red social; ni una figura psicopáticacomo Se7en o Zodiac. La película es asfixiante, directa, pero sobre todo simple. Podríamos pensar que se trató de hacer un nuevo Se7en, pero no tenía las mismas circunstancias, ni personajes a desarrollar que el film del 95. Junto con Alien 3, se coloca a la cola de sus diez películas.

Se nos presenta a Meg Altman y su hija Sarah como unas personas adineradas. Esta primera compra una lujosa casa en Manhattan tras divorciarse de un importante médico. No pasa más de media hora cuando toda la acción se nos presenta. La noche de la mudanza, tres intrusos entran en casa cuyo objetivo da nombre a la película: entrar a La habitación del pánico. A partir de este momento, se comenzará a hacer giros de guion – algunos bastante logrados- y nuevos elementos, que harán amena la visualización del filme.

Una de las escenas a destacar de esta película es la irrupción de Burham, Raoul y Junior en la casa. Es la perfección hecha plano secuencia. Desde el punto de partida de la cama de Meg hacia las escaleras. Descenso hasta la puerta. Entrada en la cerradura de esta. El salón de un lado a otro. Ascenso de un piso atravesando el techo. Subida hasta la claraboya. David Fincher nos presenta en estos dos minutos y cuarenta y cinco segundo dónde se va a llevar a cabo la películas. Nos está diciendo dónde van a ocurrir los principales acontecimientos de la película. Termina este plano con el objetivo de la película: entrar en la habitación del pánico.

La habitación del pánico (2002) - Filmaffinity


Zodiac - 2007


James Vanderbilt adaptaba a la gran pantalla el libro de Robert Graysmith “Zodiac”. Cuenta la investigación que realizó Graysmith, un periodista, con el llamado asesino del Zodiaco, un asesino en serie que estuvo activo en EEUU en las décadas de los 70 y 80. Vanderbilt llegaba a crear uno de los guiones que le propulsaron a hacer grandes obras, como es el caso de “The Amazing Spider-Man” y su secuela, “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”. Cabe destacar el gran trabajo que hizo Fincher, Vanderbilt y los productores recogiendo información acerca de este tenebroso caso, ya que a día de hoy no se sabe quién es ese asesino del Zodiaco.

Zodiac representa la locura de una mayor manera que Se7en. Sí. A pesar de que Brad Pitt se vuelve totalmente loco, desesperado, abatido y comido por una total rabia hacia John Doe, en este film Jake Gyllenhaal representa todo lo anterior pero multiplicado por diez. Aparte de esas escenas totalmente macabras llevadas a cabo por nuestro asesino, la otra parte es la gran investigación de este, Graysmith. Porque no es una simple película de tratar quién es el asesino, es la forma en que Fincher y Vanderbilt te hacen ser uno más, un periodista que está al lado de Robert Downey y Gyllenhaal. El guión es especial en sí. Toda la película nuestros protagonistas te están dejando información de manera continua, dándonos saltos de alegría cada vez que estos se acercan a lo que a priori parecer ser el asesino.

El cine de este hombre es de lo mejorcito, pero hay que valorar su gran dirección. Como he hecho anteriormente, con la Habitación del pánico y The Game, vamos a destacar una de las escenas más tenebrosas e inquietantes que he visto en toda su filmografía y en el cine. Es la visita de nuestro Graysmith a la casa uno de los hombres con los que Zodiac – la persona que cree que es- había trabajado anteriormente. La escena comienza de una manera normal, sin nada que resaltar. El encuadre de la cámara es casi perfecto para contar lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Nuestro protagonista se encuentra sentado, mientras que la otra persona está de pie, delante de él. Representa de esta manera Fincher, la desventaja en la que se encuentra. Todo se rompe cuando el hombre dice que le puede enseñar algunas de sus obras que se encuentran el sótano. A partir de aquí Graysmith comienza a dudar del hombre. Una serie de planos - como el de antes de bajar la escalera- representan la soledad en la que se encuentra en ese momento, solo ante alguien totalmente desconocido que no sabe lo que puede hacerle. Cuando ambos bajan, la luz tenue nos pone en tensión. Se escucha un pequeño ruido en la casa pero nuestro protagonista “confirma” que no hay nadie preguntándole. Pero un segundo ruido hace que Graysmith corra las escaleras arriba para escapar de esa casa.

La historia de Zodiac ha sido llevada al mundo audiovisual a través de películas y documentales. Tom Hanson hizo un largometraje algo más corto que Fincher en 1971; el inglés Jonathan Wright rodó “Despertando a Zodiac” ; y un documental titulado con la frase del propio asesino: “This is Zodiac”. Esta se lleva el gato al agua como la mejor.

Critica la investigación policial de una de las maneras más directas. La dejadez que hay en algunos asuntos policiales acerca de asesinatos es más que notable. David Fincher elige uno de los más crudos, ya que a día de hoy tras cincuenta años, no se sabe nada acerca del asesino del Zodiaco. La película es una representación del desconocimiento e ignorancia de una época.

Zodiac (2007) - Filmaffinity

El curioso caso de Benjamin Button - 2008 

Dejamos atrás una de las cintas más largas de Fincher para adentrarnos en el reencuentro Pitt-Fincher. Scott Fitzgerald escribía en 1922 la historia de un – curioso- hombre. Benjamin Button nace siendo viejo y muere siendo un bebé. ¿Así de simple? No amigos. Fitzgerald relata la extraña vida de Button, porque a pesar de que la vida de un ser humano es totalmente irrelevante en la historia, hay momentos que son significantes para las personas. 

Nos encontramos ante temporalidad invertida. la condición de Benjamin le hace ser consciente de la muerte desde muy temprana edad y de ese modo vive más intensamente. Esta idea muestra que el tiempo se puede recuperar.

La primera opción para dirigir el film Frank Oz, con un Martin Short actuando como Benjamin, pero Oz rechazó porque no sabía como hacer la historia. En 1991, se barajaron las opciones de Steven Spielberg, con Tom Cruise de actor principal, pero Spielberg dejó el proyecto para dirigir sus obras La lista de Schindler y Jurassic Park. En 1998, se optó por Ron Howard como director y John Travolta como actor principal. Durante más de seis años hubo muchas negociaciones entre Spike Jonze, Charlie Kaufman, Gary Ross y el fotógrafo Eric Roth, pero finalmente en 2004 David Fincher entró en negociones, asumiendo el rol de director en El curioso caso de Benjamin Button.

El curioso caso de Benjamin Button es realmente un disfraz. Se cubre totalmente lo que realmente quiere presentar el director: el romance entre Benjamin Button y Daisy Fuller. Desde el primer momento de esa escena debajo de la mesa entre ambos, se nota una química entre ambos. La ilusión de Fuller y la “veteranía” de Button harán imposible la relación entre ellos. Fuller sigue su trascurso de la vida, pero nuestro Brad Pitt se enfrenta a una vida totalmente del revés. Quitadme cualquier película romántica y dejadme la última hora de la película. ¿No es realmente bonito que esa compleja vida que tiene Button quede unificada por poco tiempo con la de Fuller por un tiempo exacto? Quiero decir, no había otra opción en la vida de estos a la hora de disfrutar su amor – por la “diferencia” de edad- , por lo que se “coincidieron” en el camino: ambos se dirigen a la muerte, pero de diferentes maneras.

The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamín ...


La red social - 2010


La representación del fenómeno Facebook y su gran influencia la llevo David Fincher en 2010 a las grandes pantallas. La película, más que contarnos cómo se creó Facebook, nos adentra en el mundo de Mark Zuckenger. aron Sorkin nos narra perfectamente la vida de este, cómo se creó Facebook y su desarrollo en el tiempo.

Jesse Eisenberg se comia así a Zuckenberg y su mundo. Jesse tenía la oportunidad de ser el protagonista de un film por segunda vez. Destaquemos así películas como El bosque de Shyamalan o la comedia conocida Bienvenidos a Zombieland. El título creado por Fincher hizo que nuestro Zuckenberg participase en multitud de films posteriormente con bastante reconocimiento. Ahora me ves o haciendo el papel de Lex Luthor en La liga de la justicia son algunos de los papeles más destacables.

No hay que quitar las raíces y el por qué se crea Facebook. Zuckenberg, junto con su compañero de piso. Crean TheFacebook, lo que a priori es una página para ligar. Fincher eligió uno de los mejores años de la industria para lanzar este film, y es que esta página se encontraba en pleno auge.

La película en sí es un biopic. Detrás del gran éxito conseguido con Facebook, todo no va a ser alegrías. Como el propio eslogan dice: No tienes 500 amigos sin tener unos pocos enemigos. A lo largo de su trayectoria. Mark se tuvo que enfrentar a diversas personas que lo único que intentaron era tirarle, bajarle de esa burbuja. No hay que pasar por alto el hecho de que con la creación de Facebook se convirtió en el multimillonario más joven de la historia. Al conseguir esto todo lo que está a muestro alrededor se transforma, ya que no están acostumbrados a ver así.

Aaron Sorkin quiere hacer 'La red social 2': "Han pasado un montón ...
Perdida - 2014


Llegamos así a su última entrega a esperas de Mank (2020). La guionista – y autora de la novela Gone girl – Gillian Flynn nos adentra en un thriller más en la filmografía de Fincher. La escritora estadounidense nos envuelve en la misteriosa desaparición de Amy, mujer de Nick Dunne, que se verá totalmente involucrado por el juego de su mujer.

La búsqueda de la mujer comienza desde un primer momento que se sabe. Por tierra, mar y aire. Son Boney y Gilpin quienes primero llegan a la escena, al salón, donde se encuentra la “única” prueba. Son los policias los que harán de este film un auténtico thriller. La escasez de información y algunas de las pistas obtenidas, ponen a Nick Dunne como el sospechoso de la muerte de su mujer. Es entonces cuando a partir de este momento, todo se vuelve en contra de él.

Una de los grandes aspectos a destacar es la actuación de Ben Affleck. La dejadez y la falta de información es representada de manera perfecta a través de su personaje. Sin pasar por alto el de Amy Elliott Dune , su mejor papel hasta la fecha. El juego malévolo, retorcido y asfixiante se lo debemos a ella. Hasta el momento, sus mejores papeles, llevamos a la perfección absoluta.

Dos horas y media llenas de verdades, mentiras, ilusiones rotas, y obsesiones llenos de ritmo. Perdida nos da una lección, y es que no debemos hacer prejuicios; “no es oro todo lo que reluce”.


Gone Girl Gone - Blogs Expansión.com




Personas normales

Lenny Abrahamson rodó en 2015 una de las películas sorpresa, "Room". La historia de Brie Larson y Jacob Tremblay nos llenó de tens...